jueves, 31 de julio de 2014

My Rabit Hoppy


Director: Anthony Lucas
Guionista: Anthony Lucas
País: Australia
Año: 2008
Duración: 3 min. aprox.

Tópico: Cortometraje - Metraje encontrado (Found Footage)

Sinopsis: Henry, un niño de 8 años graba un documental –quizá un proyecto escolar– sobre su adorable conejo Hoppy. Poco después su hermana menor hace un extraño descubrimiento. Posiblemente, el inicio de una serie de eventos “monstruosos”.


El primer cortometraje de imagen real de Anthony Lucas, quien hasta entonces por 20 años había producido sólo cortometrajes animados de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Aunque siempre ha tenido reconocimiento en distintos festivales no es hasta el 2005 que se hace más conocido tras su nominación al Oscar por su cortometraje cyberpunk-steampunk The mysterious geographic explorations of Jasper Morello. 


My Rabit Hoppy es un cortito muy simpático y eficaz en sus 3 minutos, que junto al deslinde de responsabilidades hacia la industria alimenticia y la ciencia... cuestiones genéticas, está la sorpresa infantil, la inocencia y el afecto hacia su mascota que aunque ha cambiado, sigue siendo el mismo adorable Hoppy.

lunes, 28 de julio de 2014

Why Don't You Play in Hell?


Jigoku de naze warui?

Director: Sion Sono
Guionista: Sion Sono
País: Japón
Año: 2013
Duración: 126 min. aprox.
Trailer
Sitio

Género / Tópico: Acción - Comedia / Yakuza & Triada - Cine dentro del cine - Comedia negra

Sinopsis: Ikegami (Shinichi Tsutsumi) es un gangster que guarda rencor hacia un viejo rival llamado Muto (Jun Kunimura), de cuya hija Himizu (Fumi Nikaido) siempre ha estado enamorado. Hirata, un director de cine (Hiroki Hasegawa), y un hombre llamado Kouji (Gen Hoshino), también se ven involucrados en este enredo.

Personajes
Hiroki Hasegawa es Hirata
Tatsuya Nakajima es Hirata de joven
Fumi Nikaidô es Mitsuko/Michiko
Nanoka Hara es Mitsuko/Michiko de niña
Gen Hoshino es Koji Hashimoto
Ryô Itô es Koji Hashimoto de joven
Tetsu Watanabe es el detective Kimura
Jun Kunimura es Muto
Shin'ichi Tsutsumi es Ikegami
Tak Sakaguchi es Sasaki
Entre otros

Incluso si el sol no saliese para impresionarte...
esta película sólo existe para ello

A pesar de tener una de las culturas más ceremoniosas y espirituales, característica de gran parte del cine japonés –y por supuesto de su animación–  es el exagerado histrionismo de sus personajes, sumamente expresivos rayando la histeria. Y no es que Japón no sepa hacer dramas, sin alejarnos mucho uno bien conocido es Okuribito (2008) de Takita, pero es tan tendiente a esto (la histeria) como recurrente a las leyendas e historias del Japón Feudal, samuráis y su subsecuente evolución yakuza (si buscas terror o un thriller más serio mejor voltear al cine coreano).

Exageración y dramatismo que se debaten entre lo absurdo y lo explosivo, surrealista en ocasiones. Sangre, artes marciales, gritos, amores, odios y traiciones. De  esto se sirve Sion Sono para escribir (hace 15-17 años) y dirigir Why Don't You Play in Hell?, exhibiendo la más pura y frenética declaración de amor al cine. ¡No sé a quién no puede gustarle! Seguramente si lo habrá… su duración y su humor –que quizá no todos los encuentren tan gracioso– podría menguar el carácter del primerizo en este cine… pero sin duda es una experiencia muy divertida y diferente.

Finalmente no estamos ante un “tributo” cualquiera o un homenaje al cine japonés de acción –de esos tramposos marca Tarantino– sino ante un discurso de pasión y adoración al cine, capaz de mofarse de sí mismo y honrarse, de exponer esos argumentos efectistas protagonizados por clanes yakuzas, dejos de samuráis, llanos y vacíos. De un japonés hacia los japoneses y el mundo, argüir a través de su ¿álter ego? Hirata, líder de los Fuck Bombers, el prostituido estado de la industria cinematográfica japonesa. De hacer cine por amor al cine y no por los billetes que se pueda embolsar, de respetar un poco aquellos cimientos que dejaron en los anales de la historia directores como Hiroshi Inagaki, Teinosuke Kinugasa y Kenji Mizoguchi, el sueño de crear la mejor película de la historia.

¿No me tienes miedo?
–¡Sí! Así que si me asusto y huyo de ti hazme tragar cristales

El resultado de Sion Sono es tan atípico como entrañable. ¿El argumento? Tal cual lo apunta la sinopsis, simple y es donde reside su “complejidad”, esos va y vienes delirantes entre la comedia, el romance, la acción y el gore, ello disparado en múltiples direcciones, acercándonos a la par a los Fuck Bombers y a los clanes yakuza en disputa para dar un salto de 10 años hacia más o menos la misma historia, salvo que con los personajes más maduros, carismáticos y locos. Además de haber esa particularidad de que ya no sabes si el protagonista es Hirata, Koji, Michiko/Mitsuko o los propios jefes yakuzas.

Pocas películas como ésta me hacen dudar y al mismo tiempo recordarlas como un producto redondo. En donde la música, balsámica en ese mar de sangre resulta muy efectiva, coreografías y encuentros épicos, una fotografía hermosa y una actuación muy acorde a la intención, destacando en su papel a Hiroki Hasegawa (Hirata) y Gen Hoshino (Koji) ambos más conocidos en Series de Tv, y Fumi Nikaido (Mitsuko) a quien recordarás por películas como Himizu (2011) y Lesson of the Evil (2012).  Y bueno… aprovecho para comentar Sion Sono se ha vuelto mi director japonés favorito (y mira que aprecio mucho a Shinya Tsukamoto y a Takashi Miike), lleva el gore y lo perturbador a un margen de calidad sin igual, y cuando no, se mueve por dramas sentimentales con mucho tacto.

Mi mano derecha... incluso si continuase unida a mi brazo
y hubiese vivido una larga vida, nunca me hubiera sentido
... tan bien como me siento ahora

En México se estrenó este 2014, al salir de la sala escuché de algunos asistentes que les recordaba a Tarantino, lo mismo leí en páginas como film.com, de hecho ahí comentan que si no existiese Sion Sono Tarantino tendría que inventarlo para que éste inventase a su vez a los Fuck Bombers y hablan de un “bucle” entre estos directores y el cine japonés ¡No me vengan con eso! Tarantino no me disgusta pero me molesta esa sobrevaloración que tiene. Sabido está de sobra que a Tarantino le gusta “inspirarse” y “homenajear” (sus refritos) otros filmes, ejemplo Kill Bill en Shurayukihime (1973), Makai tenshô (1981), Thriller (1973) entre otras… Que Tarantino haya basado un par de filmes en los yakuzas y samuráis y que la vestimenta de su protagonista recuerde a Bruce Lee en Game of Death no significa que el japonés Sono se haya inspirado en Tarantino… seguramente antes de ello se basaría, se inspiraría en su propio cine, en su propio Japón y en la producción hongkonesa de Bruce Lee... más que en otra cosa... ¡En fin!

Una película que creo te divertirá o al menos no dejará indiferente. Si la quieres descargar te sugiero este enlace en Asia Team.

sábado, 26 de julio de 2014

Fausto

Faust

Director: Alexander Sokurov
Guionista: Alexander Sokurov
País: Rusia
Año: 2011
Duración: 134 min. aprox.
Trailer

Género / Tópico: Drama - Fantástico / Siglo XIX

Sinopsis: No es una adaptación cinematográfica de la obra de Goethe en el sentido habitual de la palabra, sino una lectura de lo que queda entre líneas. ¿De qué color es un mundo que da a luz ideas tan colosales? ¿A qué huele? El universo de Fausto es sofocante: ideas que harán temblar el mundo nacen en el espacio reducido en el que se mueve. Es un pensador, un portavoz de ideas, un transmisor de palabras, un maquinador, un soñador. Un hombre anónimo empujado por instintos básicos: el hambre, la codicia, la lujuria. Una criatura infeliz y perseguida que plantea un reto al Fausto de Goethe. ¿Por qué contentarse con el momento si se puede ir más allá? 

Personajes
Johannes Zeiler es Heinrich Faust
Anton Adasinsky es Mauricio
Isolda Dychauk es Margarete
Georg Friedrich es Wagner
Entre otros


Sin profundizar mucho podemos recordar que el mito del Doctor Fausto ha inspirado una variedad de fuentes artísticas, la música, literatura, cine, entre otras. ¿Qué hay de mágico en este personaje? En su sentido más básico: la batalla entre el mal y el bien, de su resultado: el destino del alma inmortal. El protagonista, un astrologo y alquimista diestro en las artes adivinatorias en el siglo XV. Su personalidad soberbia, oscura y blasfema, jactándose de su gran genio portador de sabiduría y sus habilidades esotéricas provoca comiencen a circular mitos y leyendas alrededor de su figura. Por otro lado era una época en donde aún se recordaba la batalla de Kutná Hora y la de Taus y ello sumado a la reciente transición de la economía feudal a la monetaria, tenía sumergida a la sociedad en un estado de hambre extrema (y no sería extraño que se viese con malos ojos a alguien con relativo éxito pensando que algún pacto diabólico le favorecía).

La primera obra como tal fue la de Spies en 1587. No la he leído pero sí la segunda en su haber, The Tragicall History of Dr. Faustus de Marlowe en 1592. Estos en un contexto medieval moralista le condenaban, plegado de concepciones acerca de la muerte y el pecado, de hecho el final del Fausto de Marlowe es sumamente violento y diabólico. No es hasta 1760 que se piensa en Fausto como un hombre redimido, siendo mejor expuesto por Goethe entre 1808 y 1832 –tal vez no has leído el de Marlowe pero éste seguro sí–. A partir de ahí surgieron algunas obras teatrales, operas como la de Wagner y llegó al cine por primera vez a través de Edwin S. Porter en un corto de 1 minuto, y ya en 1926 Fausto el largometraje de Murnau, un clásico del expresionismo alemán. De aquí al presente han adaptado a Fausto cineastas de nacionalidad británica, española, argentina, checa (el genial Svankmajer) y canadiense (bien ridículo: I Was a Teenage Faust). No todas las he visto pero entre las que sí, me han gustado más tres, la de Murnau, la de Svankmajer y ésta rusa. Ésta y la checa una adaptación libre, muy libre.

He estudiado filosofía, jurisprudencia, teología y también medicina, con empeño y pasión.
Y aquí estoy, un pobre loco. Sé lo mismo que al principio.

Fausto de Sokurov es cierre de una tetralogía acerca de la naturaleza del poder y sus consecuencias. La otras tres: Moloch (1999) sobre Hitler, Taurus (2001) dedica a Lenin, y Solntse (2005) basada en el emperador Hirohito. Todas ellas recomendables… quizá más que ésta, pero tiene lo suyo, tal vez pienses que Fausto no tiene mucho que ver… si notamos que ésas tres películas relatan el crepúsculo de enormes líderes reales y ésta, el cierre, un personaje más ficticio del cual su versión de carne y hueso es dudable. Pero no te equivoques, es un buen cierre porque realidad o ficción Fausto es la personificación de una entrega hacia los impulsos más básicos del ser humano, cegado, mundano, ególatra, vulgarizando facultades como la sabiduría y hasta el mismo poder, suprimiendo en el inconsciente la tragedia… una idea que seguro en un punto tentó y conquistó el ánima de estos personajes estallando en épocas oscuras de totalitarismo y genocidio.

Más allá de ser una adaptación el Fausto de Alexander, es una manipulación del mito para generar una historia sí con varias reminiscencias pero avocado a algo completamente diferente. Sin guarecernos en la tragedia que se cernía sobre el Fausto de Goethe, abordamos a éste a través de una proyección celestial hasta la mesa de autopsia del doctor, recibiéndonos y agrediéndonos con una imagen repulsiva en primer plano, el recuerdo de la inmanencia del ser humano con el mismo mundo. De este modo Fausto impulsado por pasiones carnales justificadas por el intelecto, a manos del tedio y el hambre, preguntándose por el punto en donde radica el espíritu humano, no se percata de la debilidad de su propio espíritu famélico y susceptible a la malevolencia verbal de un Mefistófeles que le permitirá arrastrarse en pos de su satisfacción. Fausto decepcionado de la inutilidad de la cúspide del conocimiento, del ideal renacentista, no puede hacer más que rendirse gustosamente, aceptando la compañía de aquel usurero, un ser que a diferencia del sirviente del mal de Goethe, éste no esgrime un portento tan maligno e indiferente como de elevada magnanimidad y elegancia, no, todo lo contrario. Es un ser repulsivo y miserable, obsceno, deforme y hediondo, semejante a un ángel que al haber caído de la gracia de Dios se empapó de toda la inmundicia humana. 

Todo lo que existe es fugaz
... tan sólo hedor

Fausto no sólo es el descenso a la cosmogonía griega del Caos obnubilado por la pureza de Margarita, sino también la constante proclamación del Yo como el principio del universo, no el verbo, no la acción. Filosófica y espectral. 

Elementos que dan cohesión a esto son la fotografía ilusoria –las imágenes parecen un cuadro de Rembrandt, de momentos oníricos expresados de forma angular– y una actuación en el protagónico con Johannes Zeiler logrando de Fausto un hombre realmente noble presa de sus deseos, y a Anton Adasinsky, estupendo en su papel de Mauricio/Mefistófeles, pérfido y blasfemo.

Para nada fiel al texto y a pesar de su metraje me resultó en todo momento entretenida y singular. Un filme que entre otras cosas en el 2011 obtuvo el León de oro por Mejor película en el Festival de Venecia, y en el Festival de Gijón el premio por Mejor dirección artística. 

Si la quieres descargar te sugiero este torrent.
(Si no te has familiarizado en la descarga de torrent checa esta entrada)


¡Cuidado! ¡Mis alas!

jueves, 24 de julio de 2014

Relaciones Cortantes

Director: Daniel Torres Storni
País: Argentina
Año: 2012
Duración: 5 min. aprox.

Género / Tópico: Terror / Cortometraje

Sinopsis: Las experiencias y vivencias de alguien que está en el mundo para cumplir una función única.


"Mi función me lo pide. Mi trabajo me exije cortar cuerpos. Cortar cuerpos justifica mi creación. Cortar carne humana justifica mi existencia."


Un cortometraje de Daniel Torres, desconocido para mí pero en su sitio puedo ver es mejor conocido por su trabajo en la fotografía. Éste su primer cortometraje causó una buena impresión en el XXXII Festival de Cine de Terror de Molins de Rei consiguiendo seis nominaciones.

Agradable, aunque... más allá de un corto de terror lo veo como un ejercicio de técnicas de iluminación, efectos especiales y maquillaje. La tonalidad mecánica de la voz en off se justifica pero... lo vuelve frío y plano.

martes, 22 de julio de 2014

Juan de los Muertos


Director: Alejandro Brugués
Guionista: Alejandro Brugués
País: Cuba
Año: 2011
Duración: 94 min. aprox.
Trailer
Sitio

Género / Tópico: Terror - Comedia / Zombis

Sinopsis: 50 años después de la Revolución Cubana, otra nueva revolución llega a La Habana. Una misteriosa infección está convirtiendo a sus habitantes en muertos vivientes sedientos de carne humana. Juan, como buen cubano, decide montar un negocio para sacar partido de la situación: Juan de los Muertos, con el eslogan «matamos a sus seres queridos». Eliminando a los infectados, Juan y sus amigos comienzan a hacer fortuna. Sin embargo, la situación se complica cada vez más. Nadie sabe de dónde proviene la infección, ni mucho menos cómo acabar con ella, mientras el gobierno cubano insiste en que son disidentes pagados por los Estados Unidos para acabar con la Revolución. Muy a su pesar, Juan se va a convertir en un nuevo héroe.

Personajes
Alexis Díaz de Villegas es Juan
Jorge Molina es Lazaro
Andros Perugorría es California
Andrea Duro es Camila
Jazz Vilá es La China
Eliecer Ramírez es El Primo
Entre otros

Habana Libre

En el 2004 la sangrienta y divertida sátira social Shaun of the Dead de Edgar Wright se convirtió en el referente de comedia de terror dentro del tópico zombi –seguro has notado casi Toda comedia de terror zombi es comparada con ella–  aunque ya antes habían películas como Undead (2003), más sosas como Zombiegeddon (2003) y así hasta toparnos con aquella de 1964: The incredibly strange creatures who stopped living and became mixed-up zombies. Shaun of the Dead toma el título de “la mejor” por su carácter no sólo cómico sino ácido, y a merita recordar, sí, pero no hay que exagerar rememorándonos siempre a ella.

52 años (en ese 2011) de la victoria del movimiento izquierdista revolucionario cubano con la subsecuente caída del general Fulgencio Batista marcando el inicio de una Cuba comunista. Hecho que funge como motivo y justificación, y junto a la inquietud y afición de Alejandro Brugués por las películas de terror da como resultado una comedia de zombis en medio de un contexto socio-político, en donde se observa la parálisis social, la “zombificación” diaria del cubano común, la manipulación de los medios de comunicación, el fracaso y la insistencia a través de la fuerza militar (aquel momento en que los militares retienen a Juan con el deseo de restablecer la Cuba comunista), el inherente desprecio por parte del cubano hacia el capitalista aún reconociendo su represor gobierno, el choque ideológico e incomprensión entre “americano” y el cubano (aquel punto donde se aparece el estadounidense decapitando zombis con un cable) y la reiterativa mención de los disidentes pagados por E.U.A. Sí, sé cómo se lee esto y lamentablemente no es lo que parece y quizá sea algo que se le tache a esta película: para nada es mordaz, le falta mucha agudeza. Y no tiene que ver con la censura cubana, así la hizo Brugués, su crítica no es contundente, sólo son guiños.

Pero dejando esto a un lado y siendo menos profundo –no tiene nada de malo, también es algo muy bueno, finalmente es cine– es un filme de terror simpatiquísimo. No te voy a asegurar que reirás con todos sus chistes pero creo que sí con la mayoría. El resultado en general es divertido y desfachatado, teniendo la facultad de apenas unos minutos de iniciada hacerte sonreírte, relajarte y sentir a cada uno de los personajes (sin importar lo enfrascados que estén en el carácter de su personaje) “tan ellos”, tan comunes, tan cubanos en su obrar, y cínicos pero con corazón. 

No Juan... tú eres como este país.
Te pasan muchas cosas pero nunca cambias.

Y así, Alejandro Brugués ayudado de unos CGI bastante cutres pero resultones, y un uso decente del maquillaje ofrece una comedia de zombis que he disfrutado mucho más que otras. Con un Juan bastante carismático, todo un desvergonzado ladrón y mujeriego pero antes que eso: un padre; y su pandilla de bribones, diversa y sumamente afortunados, no perderán de sacar provecho –como dicta el sentido común ante toda crisis– del ignorante y pasivo ciudadano, llegando a alzarse juntos como los reyes de una Habana desolada… y así como la película tiene un momento en el que está a poco de estancarse sucede lo inevitable: no todo puede permanecer igual, no sólo basta con adaptarse, el cambio es inevitable. Y entre la devastación, la violencia callejera a mordida de zombi  y la comicidad, nuestros personajes tendrán que partir a nuevos horizontes.

Más Allá del título Juan de los muertos/Juan of the dead – Shaun of the dead/Shaun de los muertos hay que evitar caer en comparaciones y dejar divertirse con este trabajo Brugués, ganador en los Premios Goya 2012 como Mejor película hispanoamericana, y en el Fantastic Fest del  Premio del público. 

¿Qué le deparará a Brugués? Estamos en el 2014 y no lo sé, antes de ésta escribió y dirigió un drama (su debut como director): Personal Belongings. En mismo 2011 de Juan de los muertos se estrenó Fábula, un drama romántico que él escribió, y este año participa con un corto en el ABC de la muerte 2. ¿Será el drama o el terror y la ficción? Supongo cuestiones de financiación lo decidirán. 


Si la quieres descargar click acá.

sábado, 19 de julio de 2014

Hwayi: A Monster Boy


Director: Jang Joon-hwan
Guionista: Park Joo-suk
País: Corea del Sur
Año: 2013
Duración: 125 min. aprox.
Trailer

Género / Tópico: Thriller - Acción / Secuestros - Venganza

Sinopsis: Un chico con cinco padres miembros de una banda criminal: Los Monstruos Diurnos, descubrirá el indicio que no sólo le revelará su origen sino le involucrará en una matanza sin tregua.

Personajes
Yun-seok Kim es Seok-tae
Jin-gu Yeo es Hwa-yi
Jin-woong Jo es Ki-tae
Hyeong-seong Jang es Jin-seong
Seong-gyoon Kim es Dong-beom
Hae-jun Park es Beom-soo
Entre otros...


Thriller de venganza poseedor del sello propio del cine coreano, acostumbrado a sembrar dentro de su línea argumentativa la tragedia que sin importar cuán alegre, violenta, oscura o vaga sea la trama es capaz de trastocar todo lo conocido y orientarlo hacia un punto distinto, más nítido pero fatalista, usualmente acuñando al pasado. Filmes de Park Chan Wook, Na Hong-jin, Huh Jung son ejemplos que ahorita se me ocurren. Una fórmula “conocida” que así como una constante no deja de ser efectiva. 

¿Entiendes lo que te digo? Para hacer que el monstruo desaparezca debes convertirte en uno.

Sabemos la conducta y escala de valores está determinada por las creencias, ideas y el comportamiento adquirido/aprendido de la relación humana, siendo la más próxima el núcleo familiar ampliando a instituciones y la misma sociedad (vecindario, amistades, etc.). Sin embargo toda la vida es una continua búsqueda de identidad, y esto es más presente en la adolescencia. Y en efecto, Hwayi es la historia (y el nombre de este chico) del autodescubrimiento de un adolescente, porque, ¿quién dice que tenemos que ser el vivo reflejo de nuestros padres o la herramienta que moldearon con tanto esmero?  Un dilema bastante común pero nada ordinario teniendo en cuenta que la vida de Hwayi es producto del ¿capricho? de Seok-tae: tras el fallido cobro del rescate de un secuestro lo más predecible es que acto seguido esta banda de desalmados –realmente crueles, inhumanos y metódicos– maten al chiquillo que a esas alturas está más vivo que muerto, pero no, Seok-tae decide adoptarlo y criarlo, y así este niño tendrá una madre –una mujer encadenada– y 5 padres, los 5 miembros de este grupo de delincuentes apodados Los Monstruos Diurnos (son tan sistemáticos y despiadados que nada les impide obrar a plena luz del día).

Damos un salto en el tiempo y Hwayi está a punto a llegar a la mayoría de edad lo que significa que tiene que tomar partido en las actividades de la familia. No debería de representar un problema considerando que ha sido instruido por los mejores asesinos, cada cual con su personalidad y talento, haciendo de él un conjunto de habilidades mortales. Pero… Hwayi no es tan frío como pensaba y si bien olvidó su pasado sueña con ser un estudiante común, algo le dice “no es como ellos”, y azares del destino, una vez que encuentre un vestigio de su origen nada lo detendrá hasta descubrir la vida. Un peligro para Los Monstruos Diurnos, como dicen por ahí cría cuervos, o en este caso “haz cuervos” y te sacarán los ojos. 

Un cúmulo de emociones, de una manera muy particular de amar… ser un monstruo no te impide amar, así como el amar no te hace dejar de ser un monstruo. Intensidad. Un filme de acción a montones, de violencia y dejos de cariño –no todos los monstruos son tan malos– y humor. Que finalmente es incapaz de desarrollar con exactitud la psique de los personajes, sus relaciones interpersonales, y el móvil de los deseos del antagonista Seok-tae. Pero así pasa, sabes, es difícil hallar “perfección” en una película.

De momentos trepidantes, un ritmo ágil y de enfrentamientos épicos. Una actuación veraz, me agrada la firmeza Yun-seok Kim caracterizando a Seok-tae como si le hubiesen arrancado el alma y no por ello dejó de sentir, actor muy conocido que quizá recuerdes por películas como Chaser (2008), Punch (2011) o The Yellow Sea (2010), y en cuanto a Hwayi, si bien el personaje es puro drama me parece buena la interpretación de Yeo Jin-gu quien hasta entonces había aparecido sólo en dramas coreanos de tv… ¿doramas? Los demás, bien según lo que les compete. Mención también merece la salida de créditos, un detalle muy artístico. 

¿Por qué no te fuiste, eh?
¿Por qué allá fuera da más miedo?

Buen regreso del director Jang Joon-hwan, quien no había dirigido ni escrito ningún largometraje desde Save the green planet (2003), una comedia negra de ciencia ficción con muy buenas críticas y que no he visto.

Si quieres descargar Hwayi te sugiero este enlace. 

jueves, 17 de julio de 2014

Genius Party Beyond


Directores: Mahiro Maeda, Koji Morimoto, Kazuto Nakazawa, Shinya Ohira y Tatsuyuki Tanaka
Guionistas: Mismos
País: Japón
Año: 2008
Duración: 80 min. aprox.

Género / Tópico: Animación - Fantástico - Ciencia Ficción / Surrealismo - Película de Episodios - Cortometrajes


Antología de cortos animados que funge como secuela de Genius Party del 2007, ambos por cuenta de la productora Studio 4°C (Tekkon Kinkreet, The Animatrix, Mind Game…). El objetivo, ofrecer un cóctel audiovisual tan diverso en sí mismo como las tendencias de sus directores. La convocatoria inicial reunió a un número de directores del cual 7 formaron Genius Party, ahora Genius Party Beyond está formado por otro 5 que por decisión de la productora no entraron en la primera antología. Su eslogan promocional fue: 5 directores 5 impactos.

Sobrado es aventarnos un discurso acerca de la irregularidad que presentan estás antologías así que será lo único que mencionaré. En cuanto a la idea, brillante. En lo personal suele disfrutar mucho de los florilegios tanto en el cine como en la literatura o el arte –más allá de la impresión que resulte al final, si es floja o atractiva–. Es una diversidad que brilla en su misma diversidad y en el caso de la animación presume de la creatividad de sus artistas.

Y bueno, ¿el resultado es? El derroche visual es estupendo, una eufonía surrealista que pone de manifiesto sin duda el talento de estos directores… no así de su poder argumentativo el cual en un par de cortos resulta sumamente insustancial. Dado que vi la primera parte hace algunos años no puedo hacer una comparación, el recuerdo no me da para ello, lo que sí puedo escribir es que ambas se disfrutan. 


Gaia por Mahiro Maeda

Maeda, participante de Animatrix y a cargo de Blue Submarine No. 6 (1998)[1]. Tras el asombro de una civilización por el descenso de a primera instancia, un gran monolito, hace de su corto una alegre sinfonía. Alegoría del milagro de la vida en medio de un complejo urbano. Buen inicio.


Moondrive por Kazuto Nakazawa

Participe en Parasite Dolls (2002)[2], Comedy (2000)[3] y recientemente Vassalord (2013)[4]. En este corto Nakazawa se olvida de todo indicio de seriedad y opta por divertirse. Un comic animado cómico que narra la aventura del día de una banda de criminales que desean hacerse de un tesoro. Ambientada en un futuro en donde la luna ha sido colonizada y las minas saqueadas al hartazgo. 


Wanwa' the Puppy por Shinya Ohira

Tan insoportable como el llanto de un niño. Siempre me he preguntado qué sucede por las mentes de esto adultos que se dedican a recrear la mente de un niño… Es una zambullida vertiginosa y multicolor entre monstruos y héroes caninos en las ensoñaciones de este pequeño. Fantasioso, pobre de argumento por donde se vea y con una animación que destaca por su semejanza con los trazos de cualquier infante. No conozca más del director del hecho que trabaja para Studio 4°C.


Tojin Kit por Tatsuyuki Tanaka

Participe en la antología de cortos Digital Juice y del equipo de la serie Chobits, ambos del 2002. Tanaka sin dar explicaciones muestra un futuro aparentemente distopico, fascista y sobre-industrializado en donde fomentar nuevas formas de vida está prohibido. Una animación gris armonizando con un halo de decadencia, tradicional mezclada con artilugios en 3D. Una idea similar a la que trabajó en Digital Juice.


Dimension Bomb por Koji Morimoto

Morimoto desde 1987 tendiente a la ciencia ficción, cyberpunk y steampunk nos entrega un corto sin el drama psicológico o histórico o la comedia de sus trabajos anteriores. Más bien enfocado a un despliegue visual impecable y poseedor de un autismo que divaga entro lo insustancial y lo maravilloso ambientado por la música de Juno Reactor. No sé cuál sea su argumento o si lo haya, quizá sólo sea un videoclip de 20 minutos o bien la visión del demiurgo, artesano del universo, generada en un parpadeo. Lo que sí es que, repitiéndome, como videoclip funciona estupendo.


Si la quieres descargar te sugiero este enlace. 

[1] Puede que te interese, son 4 ovas acerca de un futuro donde la Tierra se encuentra sumergida bajo los océanos y el terror destructivo de Zorndyke. La salvación de la humanidad, la unión y el cese de conflictos entre las flotas de submarinos. El inicio de la animación 3D en la tradicional.
[2] Sobre el agente Buzz y su labor en la división secreta encargada de proteger a los humanos de los androides que pueblan las calles. Tres cortos de tipo Cyberpunk.
[3] Corto bélico de una oscura estética feudal, acerca de la búsqueda por parte de una niña, de un misterioso espadachín que los libere de la opresión.

[4] Adaptación del manga a una Ova, sobre cazadores de vampiros al servicio del vaticano y sus dilemas existenciales. No la he visto.

martes, 15 de julio de 2014

Inicio del cine pornográfico

La historia del cine pornográfico –una calificativo demasiado fuerte para el cine antiguo– dio inicio apenas la primera exhibición del cinematógrafo en 1895. En aquel entonces la “pornografía” se remitía a postales que prácticamente se traficaban clandestinamente así que la cinematografía pasó a ser un método más económico y accesible. 

Posteriormente estos cortos fueron aumentando, siendo un cine que adoptaron los estudios Pathé en Francia. Siendo cada vez más “atrevidos” haciendo del voyerismo algo común, también de la coquetería correspondida por la perversidad del hombre en pro al erotismo. Aumentando con los años y llegando a otros países como Austria-Hungria donde se fundó la primera empresa dedicada al cine de corte erótico: Saturn-Film y uno de sus directores (y fundador) Johann Schwarzer, fotógrafo y cineasta perteneciente al movimiento Wiener Jugendstil (Art Nouveau).

Uno de los libros que hace todo un análisis de esto es El cine y la pornografía, Anales del cine en México, 1895-1911 de Juan Felipe Leal. Puedes checar una parte en Google Libros. Click aquí.

Aquí, unos de esos cortitos de Johann Schwarzer:

La criada coqueta / Das eitle Stubenmädchen de 1908
La criada coqueta es sorprendida por el patrón


Weibliche Assentierung / Female Conscripts de 1908
Para su reclutamiento unos militares hacen la revisión de 7 mujeres, semidesnudas les toman sus medidas.


Un baño de arena y El marcado de esclavas de 1907


En youtube hay un pequeño documental (sin subtítulos y viejo) de la Saturn Film. Click acá para ir al canal.


Por cierto, Johann Schwarzer murió en 1914 como oficial de reserva en la Primera Guerra Mundial al Frente Oriental.

Progresivamente lo que no son


Director:  David Naz
País: Argentina
Año: 2011
Duración: 5 min. aprox.
Género: Drama / Cortometraje

Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se peinan, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son.


Cuestiones de clóset. Un cortometraje basado en el texto Amor 77 de Julio Cortázar. Obtuvo la Mención Especial del Jurado en el FECICO 2011.

lunes, 14 de julio de 2014

Livide


Directores: Alexandre Bustillo y Julien Maury
Guionistas: Alexandre Bustillo y Julien Maury
País: Francia
Año: 2011
Duración: 88 min. aprox.
Trailer (de preferencia no lo veas)

Género / Tópico: Terror - Fantástico / Halloween - Casas Encantadas - Vampiros

Sinopsis: Es el primer día para la joven Lucy como cuidadora. Su primera visita es la anciana señora Jessel, que está en coma cerebral y sola en su gran mansión. Lucy descubre por casualidad que la señora Jessel había sido una profesora de baile de gran fama, y que tiene en la casa algún tipo de tesoro escondido. Así que junto a sus amigos William y Ben, en la noche de Halloween, deciden buscar en la casa con la esperanza de encontrar algo de valor. De noche entran en la casa, que cada vez se presenta más extraña, pero su búsqueda del tesoro acabará desembocando en una serie de sucesos sobrenaturales terroríficos que cambiarán para siempre a Lucy.

Personajes
Chloé Coulloud es Lucie Klavel
Marie-Claude Pietragalla es Jessel
Chloé Marcq es Anna
Félix Moati es William
Jérémy Kapone es Ben
Catherine Jacob es Catherine Wilson
Entre otros

Segunda película de Alexandre Bustillo y Julien Maury, de quienes su experiencia se limitaba a documentales, videoclips y publicidad para la televisión, y no es hasta que a través de un amigo en común entablan una amistad y notando lo similares que son emprenden su carrera como guionistas y directores produciendo en el 2007 su primera película: À l'intérieur. Un filme de horror sumamente brutal, el slasher más básico revolucionando el cine francés –aún recuerdo la sonrisa que me sacó y esa escena con el bate que no necesito ver por segunda vez para recordar– sumándose a la nueva ola de cine de terror francés junto a Xavier Gens y Pascal Laugier.

Tras la negativa de dirigir Halloween II (de Rob Zombie) y el remake de Hellraiser es que partiendo de la novela de Bernard Clavel, Malataverne (NO es una adaptación) nace Livide. Porque a Bustillo y Maury más allá de lo que les puedan pagar y el presupuesto les importa la libertad creativa que el escribir sus propios guiones les ofrece. Livide tal vez apunta a todo lo contrario que uno podría esperar de estos directores y finalmente no genera el impacto de À l'intérieur, pero se percibe una enorme inquietud reflejada en este hibrido de terror fantástico sobrenatural de vampiros, y eso se estima, porque nos están dando uno de los cuento de hadas más… extraños, de oscuridad gráfica y sugerida que por ahora recuerdo. Y ése es el punto, no hay que abordarla como una película de terror porque no lo es.

Partiendo de la premisa expuesta por la sinopsis inicia Livide, que si no es por la macabra atmósfera que sólo Halloween puede crear podría ser cualquier Panic Room (2002) y aquí, en este punto es cuando se entrega a una fantasía de ensoñación gótica, en donde al ritmo de una caja de música criaturas malditas danzarán degollando a nuestros jóvenes incautos. Ello a la par que conocemos la historia de aquella mansión y sus espectrales habitantes, culminando en un desenlace de verdad inesperado… y es que en el momento en el que es más que apreciable esa mixtura de géneros damos cuenta de que todo puede ser y no ser. 

¿Qué tan efectiva es? Sin duda el resultado es interesante pero jamás logra concretar su intención, los continuos flashback rompen el suspenso apenas construido, no posee el gore tan explicito que si viste À l'intérieur le demandarías; además de ser complicado entender la naturaleza de… estos seres… Pero en términos generales es divertida, por supuesto que entretiene y sus dosis de violencia (más el poder del puño) despierta simpatía.

Hablando de la producción, es una exquisitez visual. Alexandre y Julien saben hacer rendir muy bien su dinero, en esta película sus menos de 2 millones de euros (cuando originalmente se preveía 8.5 millones) consiguen una encantadora fotografía inspirada en el barroco francés de Georges de La Tour y en la visión impresionista del ballet de Edgar Degas logrando una bella estética ya sea a la luz de las velas o a plena de luz del día.

En este 2014 tenemos su tercera película Among the Living y su participación en la segunda entrega del ABC de la muerte. Espero no demoren en ofrecernos una cuarta producción.

Si la quieres descargar por Torrent tienes éste o éste.
Si no sabes usar BitTorrent click acá

sábado, 12 de julio de 2014

El Planeta de los Simios

Sin ser fanático de la franquicia “El planeta de los simios” y su universo basado en la novela francesa La planète des singes, confieso disfruto mucho de estas películas, buenas o malas es algo que no mido. Las 5 primeras las vi cuando niño (recientemente las volví a ver) y las dos más recientes en su estreno. De ahí que aunque me saben a NADA recibo de muy buen humor estos cortos.



Debido al reciente estreno en Julio del 2014 de Dawn of the Planet of the Apes de Matt Reeves (director de Cloverfield y del remake de Let Me In), 20th Century Fox y Motherboard lanzaron a modo de promoción y preámbulo tres cortometrajes que hilan el mencionado Amanecer con Rise of the Planet of the Apes del 2011.

Quarantine - Spread of Simian Flu: Before the Dawn of the Apes (Year 1)
Director: Isaiah Seret
Duración: 6 min. aprox.
Su nombre lo indica, al año de la propagación del virus familias empiezan a verse divididas por la cuarentena. 


All Fall Down - Struggling to Survive: Before the Dawn of the Apes (Year 5)
Director: Daniel Thron
Duración: 4 min. aprox.
“Ahora somos tan pocos”. 5 años han bastado para desmoronar la estructura social humana.


The Gun - Story of the Gun: Before the Dawn of the Apes (Year 10): 
Directores: Dylan Southern y Will Lovelace
Duración: 11 min. aprox.
Reducida a su décima parte la humanidad y a falta de recursos y estabilidad se ve sumergía en el caos y la violencia. 


A esto se agrega un FALSO documental acerca de la experimentación en simios, para ambientar más la situación del Planeta de los simios. Click acá para ir a verlo.

No sé qué tal estén, no las he visto, pero si te interesa en 1974 salió la serie Planet of the Apes con 14 episodios, en 1975 la serie animada de 13 episodios Return to the Planet of the Apes, y en 1981 el telefilm Life, liberty and pursuit on the Planet of the Apes, esto en E.U.A., Japón en 1974 sacó Time of the Apes.